Buenas tardes soy Salvador con
esa profesor de pinturas
si soy la persona que propuso la
conferencia de Jesús Herrera,
pintor de mi promoción y al cual
le tengo un cariño muy,
muy especial.
Nada sobre el comentar
que nació en Petrer,
en el 76, que vive y trabaja
en Copenhague.
En Dinamarca insistió mucho
en estar presente
que sea la que sea presenciar
la conferencia,
que no, que no se haga
de manera virtual,
lo cual agradecemos muchísimo,
porque es una cantidad de tiempo
el que pierde importante para
estar aquí con nosotros
y en cuanto su obra cito
textualmente lo que aparece en su web,
ya que propone una reflexión
pictórica
en los puntos de conflicto.
Fricción de la construcción
de una imagen
y su posterior representación,
la recuperación técnico,
pictórica o parte inherente
del lenguaje artístico;
y las estrategias narrativas
dentro de los parámetros
de la pintura.
Luego no lo explique.
Yo lo conocí estudiando,
compartimos, hay unos años
de nuestra vida
y se convirtió en un trotamundos ha
estado en Italia Brasil México
Cuba Rumanía Bolivia Estados Unidos
Dinamarca y me ha dejado seguramente
unos cuantos países de por medio
entre sus proyectos destaca,
pues, de los últimos, yo movin
cuidando el jardín del Edén
en Real Academia de España.
En Roma todo el conocimiento.
Parte del mundo en el Museo
Nacional de Historia,
de Dinamarca, becas de investigación
e investigación
en el Espai Rambleta, en Valencia,
y un sinfín de proyectos que me dejó
también en cuanto a ferias
internacionales unos cuantos art pos
ya es madre dan a Verona algo etc etc
etc es decir que creo que
es 1 de los artistas
más contrastados, que hemos
traído hasta la fecha.
Me interesa mucho por cómo,
por como trabaja, por lo que pinta
y por la distinción que plantea.
En cuanto a muchos otros artistas
contemporáneos,
espero que os guste y os dejo,
pero, bueno, si me oye.
Gracias por la presentación
Salva y gracias al máster
y a la universidad por invitarme,
y gracias a Aurora,
también por hacer que esté
aquí estos días,
está preparando la conferencia y a
ver cómo enfocaba presentarse
el trabajo.
Me planteaba un montón de preguntas
que os puede servir a vosotros
de mi trabajo,
como yo, planteo mi trabajo y creo
que voy a aislar la narración
un poco con, con un proyecto
práctico,
que da el título a la
ponencia, que es
todo el conocimiento parcial del
mundo, que es una exposición
que hice en 2019.
Yo no sé si va a ser muy largo
y voy a estar una hora hablando,
pero llegamos más rápidos.
También he traído la última
exposición que he hecho en Valencia,
que se llama pintura, Caníbal,
y así va mejor.
Podemos contrastar 2 proyectos o
podemos ver alguna obra específica
o un pequeño proyecto
de esa exposición
si queréis, pero quiero que sea
un diálogo muy práctico
y que lo veamos con obras y el
planteamiento de la ponencia
es como yo planteo un
proyecto como yo.
Encajó las obras,
como los motores que arrancan
mi miss, mis motores.
Para hacer obras como las obras las
organizó en pequeños proyectos,
como los proyectos tienen paraguas
más amplios y y, como su artículo
la los proyectos, no, pero aplicado
a exposición no sea esto.
Una cosa teórica, yo pienso
que es como más natural
y siendo artistas.
Creo que estamos en la
misma frecuencia.
No.
A mí me ha traído también, como
un Steinbeck nazi abstracto,
de cuál es mi definición,
como ha hecho Salva,
que pone en mi web,
que en el fondo son palabras, pero
tal vez me atrevo a decirlo,
pero sí que me es muy raro
como autodefine irme,
pero creo que mi ámbito de
trabajo es la pintura.
Fósil hizo la los proyectos
en cuadros, en pintura,
pero mi ámbito de trabajo
creo que es la pintura,
porque los motores y la lo que
activa mi reflexiono,
eso que me enamora para empezar una
obra son cosas sobre la pintura,
un cuadro, un género, una
serie de cuadros,
un artista al final yo termino por
mímesis haciéndolo en pintura,
pero puede ser dibujo,
puede ser objeto,
pero creo que tiene un 1 a una
obsesión en el ámbito
de la pintura, no, entonces
me defino como pintor,
pero me gusta más definirle,
como que trabajó en el ámbito
de la pintura,
y mi forma de trabajar
es estos generoso.
Esta obra que me puede enamorar
y que es el motor.
Para meterme en mi proceso de
trabajo tal vez es analizar
ese los componentes y los elementos,
identificar qué componen eso,
dividir los de construirlos para
después volver a construirlo
y las fisuras que encuentro penetrar
ahí para intentar buscar una voz,
mi voz propia, no poder contar algo.
Pero esto es como un poco
rollo abstracto
y vamos a pasar a haber obra, que
es lo que lo que interesa.
Todo el conocimiento
parcial del mundo,
esta exposición Bueno, no, no, he
hecho un poquito el viaje personal
de por qué he acabado en Dinamarca,
así que terminé podemos hablar
un poquito de esto,
pero bueno, actual vivo actualmente
vivo en Copenhague,
llevo como 6 años allí,
pero los 2 últimos de pandemia nos
cuentan, por supuesto, y en 2019
tengo la oportunidad de poder hacer
una exposición individual en éste es
el Museo Nacional de Historia,
fue Palacio Real, Palacio de
Primavera de los Reyes,
pero en 1.850 pico se
convierte en museo,
y después veremos por qué
y tiene 2 focos.
Un foco es Museo Nacional de
Historia por que atesora
muchos objetos históricos y Museo
Nacional de retrato.
Tiene estos 2 focos cuando
tengo la propuesta.
Creo que estas 2 ramas y encaja
muy bien en mi trabajo,
porque tengo las 2, los
2 ámbitos de trabajo,
un poco de recuperar pintor, pintura
de historia o género,
si trabajar sobre ellos, con lo
cual y después trabajó mucho
el autorretrato, entonces, me
sentía como muy confortable
para poder trabajar en
una exposición.
Aquí.
Mi planteamiento inicial fue
intentar hacer un proyecto específico
sobre el museo,
sobre la colección que tuviese
un vínculo fuerte
con las obras que se encuentran
ahí y entonces el título
es un poco declaración
de intenciones,
porque todo el conocimiento parcial
del mundo pensé que paraguas
puede albergar trabajar con
este museo, con mi obra
y pensé que el punto correcto sería
trabajar sobre la idea de museo.
El museo, como espacio
de conocimiento,
donde están las colecciones
que clasifican,
entienden, organizan el
conocimiento y bueno,
aquí podéis ver la nieve,
queda muy bonito,
la verdad tiene estos salones
reales y las colecciones
y después tiene toda una
parte de retrato
y todo objetos es una maravilla,
y cuando vayas a Copenhague
tenéis que ir.
Bueno, tengo estas 3 salas
en la tercera planta
en la parte del retrato,
que son estas,
que están en verde teniendo 3 salas,
era muy fácil plantear.
Inicio, desarrollo o conclusión
me planteó
que la primera sala de inicio
va a ser sobre el gabinete.
Va a ser un gabinete de maravillas,
gabinete de curiosidades, que
es el inicio del concepto
-museo.
El concepto museo
se inicia con con la idea de
gabinete de curiosidades de los Reyes
que tenían todas las cosas que iban
recopilando por el mundo,
y es un espacio en un espacio
más oscuro, más íntimo,
con que se podía dar a a poner mucha
vitrina y mucho objeto.
En la segunda sala me planteo poner
ya obras sobre el museo,
que con estos links con la
colección del museo,
y la tercera sala la planteó un poco
como hablar de la idea de museo
genérica y la idea de colección
y museos alternativos
o museos que están en la periferia
del concepto museo.
Quiero trabajar también 3 ideas como
artista que es la primera sala
va a ser acercarse mucho
a los objetos.
La idea era que pegase
la nariz al cristal.
Como la segunda que respira este
es respirar esa de entrar
en la segunda sala y la tercera que
que viesen los objetos de lejos
que hubiese paisaje y que
hubiese atmósfera?
No, como podéis ver las salas tienen
estos hechos, que son muy fuertes,
sin predeterminar mucho el espacio
que había que cómo manejar eso.
En mi caso,
creo que iban a trabajar
bien con las obras
y liberará un carácter
así como muy guay.
Pero, bueno, era un espacio bastante
difícil en ese sentido.
También.
Los colores que juegan con
los colores de sala
y después arquitectónicamente, tenía
un problema, que eran estos arcos.
Había unas ventanas muy grandes
con estos arcos
y tenía que.
Contar con eso, con esa arquitectura
y mi propuesta fue que algunas obras
repitiesen eso en esa arquitectura
y que terminasen con ese arco para
que creasen un diálogo.
Entonces, bueno, esto mi
planteamiento inicial
en abstracto cuando te proponen que
tienes que poner en un sitio,
así que te da un poco así de impacto,
no es como cuando estás
la maqueta inicial
que planteó para para entender
un poco el espacio.
No son las obras definitivas;
es simplemente para ver qué tamaños,
editaba construir las piezas,
para hacer un buen recorrido y
que fuese un poco inmersivo
y que el espectador caminar
se por ahí y hubiese
como un buen buen recorrido.
No.
No me gusta trabajar en esta fase
porque creo que queda muy bonito
para la presentación,
pero en esta fase estás como
entendiendo donde vas a trabajar
y bueno, esta es la primera sala
que dio como introducción
a de maravilla.
Según el gabinete de curiosidades,
la idea era que hubiesen objetos,
entiendo que los objetos son
residuos de las obras, aparecen en las obras
y le dan una cosa epidémica de
contacto con las obras,
con lo cual tú ves los objetos y
piensas que las obras han existido
de verdad,
entonces que eran como
un juego muy bonito,
y me me gustaba la idea de que
tú aquí solo hubiese objetos
o bodegones y y pasase,
es las siguientes salas encontrase
esos objetos.
En los cuadros no como una
especie de introducción
esta cosa de acumulación que tiene
una colección de arte.
Al entrar haría un gran pasillo.
Entonces pensé en poner esta obra
es un dibujo de una humareda,
es negro, pimiento, negro,
humo sobre papel
y representa un humo en.
Pues es es está muy arraigado
en mi iconografía,
esta idea del humo a la veremos
por qué y y tiene esta cosa
de que el humo es el indicio de
que algo está ocurriendo,
que algo ha ocurrido
no algo dramático
y me gustaba la idea de
empezar por el final
de que el humo, que es el incendio,
que ha quemado algo que ha terminado
con algo.
Te invitaba a entrar
en la exposición.
Y esta era la primera obra,
que ya está bien.
Es una como una declaración
de intenciones.
Tiene varios varios elementos que se
van a repetir, que son el objeto
como residuo que es, aquella pecera,
con ese especie de humo congelado,
que aparece también en el cuadro y
esas postales que están repartidas
a modo de colección, a modo
de recopilación de ideas,
como si fuese unas las de Mohsin, de
averiguar y esta idea de recopilar
y organizar las las ideas
como árbol conceptual
y el autorretrato.
Un poco para para que yo no
una pintura narrativa,
ya que voy a hablar yo pienso
que es más sincero
que yo sea él el que está
representado, no?
Entonces utilizó mucho autorretrato
por esa razón.
Las postales son postales del museo.
El museo en 1.859 se incendia antes,
el Palacio Real se reconstruye
la Fundación
reconstruye el museo y a partir
de ahí se convierte
en Museo Nacional de Historia.
Entonces, el final, el incendio
supone el inicio del edificio
como como museo, no también citando
al humo que nos invitaba a entrar
en la exposición.
Y después está este humo congelado
y las postales
de los distintas vistas de
esos dibujos del humano?
Aquí voy a hacer un.
Un parón, y voy a contar el
por qué de este humo,
no.
En un momento, este proyecto
es de 2012.
Yo tenía que resolver un
problema técnico,
que era el que tenía que
pintar un paisaje,
y quería pintar el mismo paisaje,
pero desde 2, 2 puntos opuesto,
no desde una parte del valle
y desde la parte opuesta,
pero quería pintar el mismo en
el mismo instante de tiempo,
pero desde 2 ángulos distintos
y en el paisaje,
apareció un un un incendio
y un humano,
y yo podía encontrar documentación
sobre humareda así incendios,
pero no podía tener 2
instantes del humo,
podía tener 2 fotos del mismo
momento del mismo humo
obviamente porque claro como el río
no que es el mismo instante,
entonces me planteé.
Bueno, voy a a a poner varias cámaras
y algún incendio.
Bueno, yo quería montar
en una movida,
un tipo matriz como aquel
que está así volando.
Bueno, la fantasía total,
no me di cuenta que,
si yo tengo va 4 vistas.
Bueno, 8 vistas en el fondo, tengo
un instante de un objeto,
que puede ser algo tan
etéreo como un humo,
y lo que tengo es una escultura.
De hecho, es el sistema
para escanear en 3D
tener varias vistas.
No?
Entonces pensé de manera contraria.
Bueno, pues voy a construir
un humo, abuelas cultura
e, pues es súper fácil,
con una cámara lo puedo fotografiar
y el espectador no se va a dar cuenta
de que esto ha sido una escultura
y voy a hacer como la trampa.
No, entonces construyó este este
humo con esta espuma expandida
y con masilla
y pintando letal y lo fotografío
desde todos los puntos de vista.
Con lo cual, tengo como este
análisis de las 8 vistas del humo,
y lo que hago es como congelarlo.
Y realice esta exposición
en Cuba, en Holguín,
en la Casa de Iberoamérica.
Los dibujos ya están en gran formato,
con lo cual el mentalmente, tú
viajas a pensar que son un maneras
no piensas que vienen de un modo
ahí escultura, escultura
y son las 8 proyecciones con lo
cual ocupaba el espacio,
y estaba muy guapo cuando estabas
en medio de la Sala Tú
te convertirás,
en el humo y los dibujos se
comercian como en la proyección del humo.
Bueno, pues tal era la idea que
yo me imaginaba al poner
esta obra en contexto.
En Cuba creo que se añadía otro.
Otro.
Otro significado era que,
que el humo, que puede
ser la revolución,
se congelaba en el tiempo
durante 50 años,
no.
Entonces, la revolución, que es algo
muy dramático y tremendo,
de momento se se fosilizada o no
me gusta llamarlo como humos
fosilizados.
Y bueno,
era como ocupar el espacio
esta obra como como ya
Strata.
Y bueno, volvemos a la sala.
Como podéis ver esta
idea de gabinete,
de curiosidades, de maravilla,
con todos los objetos que te
invitaban a acercarte,
a ver con este montaje,
con estas obras,
en las obras igual se repite
esta idea de colección
y de mapa conceptual de ideas
y de acumulación de objetos
que tienen como significados
que después aparecen
por ahí en la realidad, y aparecen
citados en otros cuadros.
También esta idea de la
lupa representada
que te incita a acercarte, pero,
bueno, es un poco estúpido,
porque tú te puedes acercar al
cuadro y ver ya los detalles,
y y después está está este.
Este bodegón.
La idea era captar cómodos instantes
es el mismo cuadro,
pintado con 2 iluminaciones
distintas,
por la derecha, por la izquierda,
como si fuesen 2 momentos
distintos, o la mañana,
y tarde.
Qué pintura tienen!
No tiene mucho sentido,
porque no se trata del instante
de la pintura,
se trata del tiempo.
El instante lo trabaja,
la fotografía, no,
pero al pintarlo ya pintando un
este bodegón un bodegón,
ya estás captando el bodegón,
no te hace falta pintarlo;
en 2 momentos no, pero
me gustaba esa idea,
y en los cuadros y en las
víctimas se encontraban
estas postales, que son postales de
cuadros que después nos vamos
a encontrar en la exposición,
con lo cual tú entradas puestas
a la bella de postales,
y cuando veías los cuadros
en las siguientes,
agradecidas, ostras!
Uy!
Si este cuadro ya lo he visto!
No; un juego!
Y este era otro!
Bodegón!
Con la misma idea de nuevo,
y el humor representado como una.
Es una, porque está el cráneo sólido
de la, del grabado de Durero
de la melancolía;
la mujer está Eduard, Hooper
también melancólica.
Son elementos que se van, como
repitiendo y unos con otros
y también esterilidad del bodegón
como acumulación de objetos pequeña,
como un escenario para mostrar
muy juego barroco
de la teatralidad.
Y bueno, pues sabían vitrinas
con más objetos
estas cerámicas que se veían.
En el primer cuadro los primeros
cuadros hexagonales
este jersey pintado que es bueno
que yo considero que soy
porque es bueno,
es algo 100 por 100 simplemente
lo he primado confesó,
no tiene bastidor, pero
bueno es una pintura,
no que después aparecerá
en más sitios,
tiene estas plantas góticas
que recuerdan a Leonardo
o Frank Gehry.
Se convirtió en un artículo que va
como ocupando los objetos y.
Y después tenemos estos medallones
joyas, camafeos
o con estos collares estas vitrinas
con estos retratos
y esta es la primera obra que
tiene un link directo
con la colección del museo.
El Museo contiene foco en la retrato.
Tiene una sala, la sala 32, que son
todos estos camafeos que en la
época tenían un sentido
porque era el retrato, no para
conservar la memoria,
para pedir matrimonio como no
existía la fotografía,
bueno, pues las pinturas,
estas de miniaturas, era una manera
de transportar a los seres queridos
o de representar a la gente y
normalmente la gente importante
no porque valían bastante y hacer
un retrato de la pintura,
pero yo indagando en la colección,
me doy cuenta que hay unos cuantos
que son anónimos,
que no tienen ni identidad entidad,
y me pregunto si si no tienen nombre
no sabemos quiénes son.
Si hoy en día son un retrato,
porque a lo mejor nunca fueron
personas reales,
simplemente fue una figura que
pintaron y no existían, existieron,
no estaban allí en el
límite del retrato,
y me apetecía un poco
jugar y trabajar
sobre esos no retratos anónimos
que nadie les daba bola,
ya y nadie les interesaba.
Entonces me planteé voy a trabajar
con esos retratos anónimo.
No.
El proceso de trabajo era yo
; cogía el retrato anónimo
y la Universidad de Nottingham;
tenía un proyecto en su web que era
con una inteligencia artificial
a partir de una simple foto.
Ellos podían hacer una
malla, 3 del rostro.
Hacía falta tener varias imágenes
ni mi perfil y nada,
como en el humo, que tenían que
tener varias imágenes,
con una sola hoja, una sola fotos
logra hacer un 3 de la máscara.
Supongo que hoy en día
ya habrá aplicaciones en
el teléfono para esto,
pero y entonces yo metía la imagen,
me creaba una una malla 3D,
con la media de 3, ya tenía la cara,
tenía como una máscara
de este personaje
y yo podía moverlo.
Con lo cual, podía volver a pintar,
cogerle como modelo
y volver a pintar ese personaje
que ya no tenía identidad
y y volver a pintarlo.
Entonces, la idea era pintar 2 veces
desde 2 puntos distintos
a estos retratos,
sin memoria no y volver a
recuperar la memoria.
También los museos se dedican
a conservar la memoria.
Entonces hacía como un rincón
con esta idea.
Y bueno,
repetir el proceso con con
todos los los 24,
eran 24 retratos anónimos,
el montaje lo hice con algunas de
las piezas cuyas verlas con estas lupas,
con lo cual podías ver los detalles,
sí y verlo más cerca, que era muy
guay esta cosa de incitar a la
mirada de cerca y a ver una miniatura
y al pegar la nariz al cristal.
Como nos decía al principio, aquí
tienes un ejemplo del proceso,
no del original, la máscara
3 las 2 versiones.
Y más versiones más, entre
otros personajes.
Y bueno,
como veis, este planteamiento de
Gabinete de Curiosidades,
Gabinete, de maravillas
y muy objetiva Yo
quería que esta sala fuese
como muy objeto dual
para pasar a la siguiente sala que
tuviese como una conexiones
con las siguientes horas.
Entonces, esta obra se conectaba
con esos retratos anónimos.
Yo auto retratado de nuevo con
esos retratos anónimos,
como cargando con la memoria también,
como hacen los museos, y las
colecciones, que es una manera
de descargar la memoria y de
conservarla y mantenerla,
y esa es una carga pesada y
representado de frente
y de espaldas.
Por eso, eran como collares
y como está con me gusta esta
idea de acumulación,
fuese como una masa pesada.
De nuevo se repiten estos
estampados góticas
y el pie, el plástico,
éste me gusta que haya este
contraste con materiales muy precarios,
el cartón y la madera cruda.
Crean común un Puig con con la manera
de pintar, que es muy, muy
detallista y minuciosa,
y entonces creo que le da
un segundo significado
y bueno detalles.
Fue una movida,
porque tuve que pintar 2 veces
después aquí estaban otra vez
2 veces más y en el otro 2 veces más,
con lo cual Pinter retrató 6 veces,
la gente no interesaba a nadie.
Pero bueno, el trabajo del pintor no.
Y esta es otro pequeño proyecto
sobre el museo
y era sobre el retrato ecuestre
en la colección.
Habían varios retratos ecuestres
de los Reyes
y claro, dijo Ostras.
Este retrato ecuestre ya no
tiene sentido hoy en día,
ya no hay retrasos ecuestres.
Los Reyes o el presidente
del Gobierno,
no creo que se vaya a hacer
un retrato ecuestre
entonces un género en extinción.
Entonces yo quería hacer mi
propuesta de retrato ecuestre
o tal vez este es el último retrato
ecuestre que se va a hacer
en la historia del arte.
No me queréis la idea, por favor,
y de nuevo mi reflexión
empezaba con con esta colección,
mapa conceptual
de postales con el que yo me
aclaró un poco las ideas
y eran obras que estaban
en la colección,
la parte de arriba son reyes daneses,
que estaban en la colección del
museo y bajó en el alma,
en el árbol conceptual.
Ya ahí como más confusión mental mía.
Tal vez porque, por ejemplo
en la izquierda,
son versiones del cuadro
del primer retrato.
Quedan versiones del mismo cuadro
y en el segundo creo que eran
inspiraciones que el pintor
tomó porque están estos
cuadros de Velázquez
y de Tiziano y Carlos quinto
que marcan el género,
pero la casa real, danesa
en esta época,
no era tan importante como
el Imperio español.
Entonces hay cuadros que marcaban el
estilo y estas casas pequeñas,
copiaban al estilo que se
llevaba en la época.
No se sé muy bien en el
cuadro del centro,
que es el Conde Duque de Olivares,
que marca qué es muy antinatural
este retrato del caballo de frente,
y después se va del más antiguo,
el más moderno
o el más antiguo es a la izquierda
y el más moderno hasta la derecha
y y me ríe mucho,
porque si os dais cuenta el más
antiguo de la izquierda,
el retrato es de perfil y según
pasa el tiempo el cuadro,
con el caballo va girando;
se va claro;
en la época barroca van jugando
con el escorzo
hasta que lo tienen totalmente de
frente y después terminan estándar
3 cuartos que se usa hoy en día.
Incluso en el último que es de 1919.
Está el rey a caballo y yéndose
al horizonte de espaldas.
Entonces ese giro total
desde el perfil
hasta la espalda me parecía como
maravilloso me pareció que era
un descubrimiento que yo había hecho
en la historia de la pintura
y no creo que sirva para nada, pero
bueno, está aquí en plan retablo
como My, donde yo hago mi.
Mi estudio es normalmente siempre
trabajo con estos mapas,
y voy a ir acumulando, y voy como
organizando las postales,
como si fuese un psicópata de
estos Quiles de Netflix,
y aparecen estas ideas que se
que no, que no son reales,
pero en mi mente es una mejor.
La verdad.
Y bueno, mi propuesta de caballo
ocupaba el espacio,
se descuenta, usó el arco,
como los arcos de las ventanas.
Como he dicho al principio.
Y bueno, esta era mi propuesta de
caballo de de retrato ecuestre.
No.
Eso es consideré
que no iba a haber una figura de
poder encima del caballo.
Lo que hago es colgar estos camafeos
que había introducido
en las primeras ideas,
pero sin retrato,
como retratos anónimos.
Saque el caballo en vez de
cargar al poderoso carga
a la gente anónima.
Hay una cosa muy curiosa.
Con el retrato ecuestre que caballo
representa al pueblo,
el dirigente dirigía al
pueblo y el caballo
si estaba en o si el dirigente
fuerte lo manejaba y dirigía
los designios del pueblo no.
Entonces, el pueblo, el caballo,
representa al pueblo en el
retrato que estrenó
y.
Y es raro porque el retrato ecuestre
lo que menos importa es el caballo.
Nadie sabe qué caballo es esa nave,
no sabemos si el caballo era o era
entonces en esta propuesta mía,
el caballo, que es el pueblo,
dirige al pueblo,
aunque ahora me parece un poquito
más democrático,
que una persona dirija al pueblo,
y este este caballo sí que
tiene personalidad,
es el caballo de la cuadriga,
que se encuentra en Venecia,
en la basílica de San
Marcos de Venecia;
son 4 caballos de bronce
y tienen una historia
su rocambolesca porque pertenecían
a Constantinopla,
lo que ellos, Estambul estaban
en la épica de Estambul.
No se sabe muy bien
si es del siglo III antes
de Cristo del siglo
-II, pero desde época romana,
y cuando pasa a ser musulmán,
Estambul,
se convirtió en Estambul en una
de las cruzadas en 1.200.
Los venecianos roban, los caballos
y se lo llevan a Venecia,
acaban en la basílica San Marco,
donde actualmente están.
Pero es que Napoleón,
cuando entra en Venecia se lo lleva
y acaban en el Arco del Triunfo
y después fueron devueltos
a que los caballos
estos han recorrido toda Europa.
Literal y me fascinan sea me
fascinaban estos caballos
de nuevo, lo vuelvo como a ocupar
con mis, que bueno,
en este caso tienen,
tiene más sentido, tiene
bastante sentido,
porque pensaréis que, que
porque un caballo verde
no, pero realmente las ciudades
están llenas de caballos, verdes,
porque todas las esculturas de la
ciudad de la mayoría que sean
produces oxidados, un
verde no me gusta
que cuando tú te acercas
a saber el caballo,
y si te enamoras es de mi estampado,
y que cuando un día vayas
por la ciudad
y veas un caballo verde escultura
en una plaza,
tu mente Viaje a mi caballo y haya
puesto esa semilla en ti,
forever.
Pero bueno,
de nuevo son como cosas que 1 piensa
y utiliza también mucho
este suelo, un poco también
para ocupar el espacio
y yo de espaldas o bueno este
personaje que soy yo.
Poco ahí también, dentro
de la narración
y dentro de la historia,
y en este espacio,
también precario con plástico,
con Hicks y.
Y después le me gustaba que la
pintura estuviese fuera de muro,
que se convirtiese en una escultura
juega con esta cosa de la pintura,
escultura y que tú como espectador
en la sala lo que desea recorrer,
te lo encuentras en principio
de frente
y tiene esta belleza de la pintura,
y después, cuando te vas
a salir de la sala,
lo recorre.
Si ves a esta parte de atrás
como muy precaria
y muy en equilibrio y entiende
la teatralidad
y la construcción que
tiene la pintura,
que creo que es la pintura,
que es un poco mentir
y construir las cosas.
Y bueno, ustedes, como el museo,
tienen el foco en el retrato.
Este es mi Autorretrato sin pelo.
Con este retrato
ganó el Premio Nacional del
retrato en Dinamarca,
Premio Nacional de los países
nórdicos de la Fundación
que organizaba ese museo en el 2017.
Se podrían presentar todos
los países nórdicos,
Noruega, Islandia, Finlandia,
Dinamarca y a partir de me
propusieron hacer la exposición
y bueno es un autorretrato.
La temática es la melancolía
y todos los elementos que hay
igual a esta colección
y estos elementos que aparecen
ahí son sobre la melancolía;
por un lado, están estos cubos,
porque la melancolía es 1 de los
4 humores y su relación
con los sólidos platónicos es
el cubo con cada humor
tiene una relación con
un sólido platónico
y el cubo es el sonido, melancólico
y después los dibujos
y la iconografía que aparecen ahí
son todo sobre la muerte
y la melancolía de nuevo mi jersey,
está ocupado por estos y en el fondo
en 1 están las representaciones,
en la pintura de la melancolía
masculina
y en el otro, la femenina
representaciones,
en bueno en la pintura o
en el arte femeninos,
la melancolía.
La posición está la cosa está es, es
el dilema de de la melancolía
cuando se ponía esta, que era
una una pose melancólica.
Y en la primera sala de objetos
ya estaba dando pistas
sobre estos objetos que
íbamos a encontrar
o que íbamos a encontrar
dentro de los cuadros.
No pongo esta foto
para que recordemos la primera sala
de gabinete de curiosidades
y veáis el que tiene como
indirecto con.
Después había más 2 retratos más de
nuevo este sobre los 4 elementos
y Kubo y el salón sólidos,
platónicos, y también estas cerámicas
que aparecían en la primera
sala también el suelo.
Este con este, esta retícula,
que uso mucho y autorretrato.
Y otro autorretrato, como también
otra idea muy recurrente,
como cada cierto tiempo hago
una cabeza cortada.
Me gusta la idea que la cabeza,
aunque es un autorretrato.
Cuando estás pintando un
bodegón lo analizas
como como una simple forma, como
si fuese un plato, un jarrón,
pero es un rostro que tienes
que captar la como esencia
de la personalidad, no, pero cuando
estás pintando una cabeza
cortada lo convierte en objeto, no.
Entonces crea ahí un punto,
un poco extraño.
Y ya pasábamos a la tercera sala.
Como veis, era más,
quería plantear algo de paisaje
para que respira un poquito.
De nuevo las formas juegan
con la arquitectura,
las ventanas están aquí,
no se ven y bueno,
la manera de que esta
idea de paisajes
se inserten en esta reflexión
sobre los museos es porque esto es
el Jardín Botánico de Copenhague no,
y este edificio de cristal y metal,
donde dentro se conservan
plantas, no.
En el fondo es un museo de plantas,
se organizan, se clasifican
las plantas se mantienen
como un museo de planta.
No me gusta esta idea de que de que
es algo muy científico, donde
todo está muy organizado,
pero que entra si es como una selva
y más hay en Copenhague
que hace tanto frío y ahí es crisis,
está ahí como un vapor.
De nuevo introduzco este
suelo, que es
como soy yo, ocupando
el espacio tal vez.
Y esta idea de y de interior
museo de plantas
es la biblioteca que el
Museo de Copenhague,
que también tiene un gran
hall entre las alas
de las distintas partes del museo.
Pero la parte central tiene estas,
este sitio de plantas
como si fuesen o una colección
de obras de arte.
Pero aunque son palmeras y
de nuevo en el suelo,
ocupando el espacio.
Y después de nuevo el Jardín Botánico
pero esta es como si
fuese una mochila.
Tú puedes cerrar y te puedes llevar
como si esta conexión de plantas,
este Jardín Botánico, que
es un museo de plantas
o una colección privada de plantas,
tú te lo puedes llevar
como si el paisaje fuese
transportable, que es
una idea también muy muy sugerente.
No poder llevarse con un
sigo con 1 mismo.
El paisaje.
Aquí se ve porque estaba
montado en éste
como maniquí y también con
plantas con con él,
con la estampado de esas plantillas
que van ocupando
el personaje y colgando el el
cuadro que en este caso
es el Jardín Botánico
pero el edificio.
Y cómo vais aquí?
La idea está que os decía
del humo como indicio
de que algo está pasando ahí
que es un incendio.
Y qué va a destruir el edificio?
Esta obra es de cuando
se quemó Notre Dame
y estaba muy y me dio por pensar
que el edificio es muy bonito,
que si se quemase la gente
flipar, ya vivía.
Ostras, pero si piensas realmente
que se está quemando toda esa selva
y que a veces no no no no no
apreciamos que una selva
vale tanto como un edificio
y a la vez es a cerrar
con las plantas.
Cierras esta escena dramática,
crea tomo.
Hay un juego muy como muy activa.
Muchas cosas.
Y después, este es, dentro de
esta idea de colección
y de museos alternativos
y de ideas con más.
Esta es una colección de plantas
como para un jardín
estos rollos en Dinamarca.
La gente antes de primavera,
en marzo,
ponen aquí las las semillas.
Para después la ponen en las
ventanas que le da la luz y calefacción,
y hasta que crecen los brotes y
después cuando vienen la primavera
lo plantas otras plantas a tu
jardín no entonces alguien
Dinamarca es muy obvio que ves
esto y es como que van
a crecer.
Plantas.
Y las postales están dando pistas
sobre las plantas que van a surgir,
las postales son sobre grabados
de la flora, Danica, que es
un proyecto que se hizo
en 1.800, que fue
catalogar todas las flores endémicas
y autóctonas de Dinamarca,
no las que puedan crecer, sino todas
las que crecen de manera natural
se iban a y, como sefardí como 80
años y son muchos grabados
sobre sobre botánica de Flora Danica.
Entonces, la gente en Dinamarca,
como que relacionaba muy
directamente los brotes que van a salir
con esas grabados de la flora,
Danica es, como muy muy muy danés.
Está este cuadro muy
danés y esta idea
de que cuando tú tienes
un jardín en el fondo
está obteniendo una colección
privada de las plantas que te gustan estas
como tu jardín, por colores, por
texturas, por por tiempos,
porque muchas veces plantas flores,
para una época que después mueren
y otras florecen por color
y por colores compensando,
que no solo no todos sean
a la misma vez.
Entonces, me gustaba mucho esa idea
de la colección salvaje de plantas.
Y, bueno, con esto terminaba
esta exposición,
y me parece que iba ido muy rápido.
No sé si ha ido como a
todo, a toda mecha,
tengo la última exposición
de Valencia.
Se cree la podemos ver o pasamos,
si tenéis dudas.
Y si no, vamos a ir a cuchillo?
.
717
00:47:32,520 --> 00:47:34,480
Bueno, me he quedado maravillada
con tu trabajo,
pero, pero esta obra me
han dejado perpleja,
porque algunas son todas,
son muy minuciosas
y, claro, hay tantas
texturas detalles.
Cuánto tiempo va cada
cuadro pinta Sí?
Sí?
Sí claro, porque era algo muy lento
e incluso es algo claro.
Eso es una disciplina que
poco va a contratiempo
precisamente de los tiempos actuales
que todo es muy inmediato,
muy rápido, no, y no estamos
acostumbrados a lentitud,
y yo creo que también justamente
trabaja dentro.
La pintura es ese, lo que la
lentitud ve como un acto subversivo
de alguna manera,
pero, claro, pierde tu trabajo, es
que es una lentitud máxima,
por lo que yo creo porque
hay tanto detalle,
no soy muy productivo en la idea,
es llevar varias cosas;
a la vez entonces vasco
es un poco mareo,
pero vas como trabajando
con los pecados
y llevas 50 como hombre orquesta
llevar 50 cosas a la vez.
Entonces, al final,
al pasar un año tienes porque
si empieza a contar claro
cuánto tiempo tardó en un
cuadro o con una pieza!
Hay una pieza grande,
igual son 5 meses,
6 meses tocados y he estado pintando
5 cuadros en 5 meses,
solo un mes por cuadro.
No?
Entonces es como el baremo,
pero, claro, en estar encerrado en
el estudio vivo en Dinamarca
no hay una cosa que hacer
entonces las 3 media
desde noche.
Entonces,
pues no quería que fuese esto
un poquito presencial,
a ver si me trae aquí
y me habéis obvio,
pero en cambio, el verano
es más largo,
anochece a las 12 amanece
a las 4 Entonces,
los ritmos son muy, muy distintos,
pero sí el incita a trabajar ya.
Pero bueno, si tienes que
echar horas y horas,
horas también en la planificación,
no son cada obra,
tiene una planificación.
Entonces no sé decir, pero vamos.
Si me me ofreció nada, quiero
hacer una individual
por haber ganado el premio
de retrato, no y claro,
me lo individual, obvio,
no era mi oportunidad de mostrar
allí mi trabajo, no, pero quería que fuese
como un proyecto específico que
no fuese simple también.
Tal vez ellos esperaban que fuese
todo el foco sobre el retrato
y yo, como que quería hacer
algo de paisaje,
quería hacer más cosas y enseñar un
poco también que se viese proyecto
o que no fuesen simplemente
cuadro, sí?
Entonces, yo me auto exigiría hacer
un proyecto como este,
no?
Entonces, tal vez ellos
hubiesen estado feliz
con otro tipo de exposición
más sencilla,
no como querían obra mía y, pero
me sirvió para sacar obra
también y gracias.
Montoya.
Entonces, yo, porque no se
atreven a preguntar,
y pregunto yo.
Vemos ya en una exposición
internacional
como Cumbre no toda tu evolución
trayectoria artística
después de 20 años trabajando claro,
después de 20 años trabajando, etc.
No Qué hombre, aún te queda
mucho recorrido!
Pero yo creo que es interesante,
al menos desde el punto de vista de
estudiante de aquí de la casa,
ver cómo un estudiante
de Bellas Artes
consigue vivir; ahí en Copenhague,
exponiendo la como es que no hay
camino si no hay caminos que nos dice
tenéis que hacer.
Esto no va a funcionar, seguramente
cada 1 se hará;
a mí me interesa y me
interesa tu camino
haciendo cuentas, que yo creo
que en cierto momento
en la crisis de 2008 me
fui a vivir a Brasil,
y creo que ahí fue cuando mi
mente como que viajó,
como que se enriqueció
y a partir de ahí nunca he estado ya.
Así que no he vuelto a España
de manera muy constante.
Tuve la oportunidad de tener becas,
también conseguir Alfonso Roche.
En 2013 tuve un proyecto
para irme a México
y a Brasil para hacer una exposición,
un proyecto de investigación
sobre el paisaje,
el paisaje en las grandes ciudades,
como México, DF y Sao Paulo,
y con esta cosa de la pintura
clásica de paisaje y esas ciudades tan nuevas
y tan tremendas.
El año siguiente tuve eso fue en
2013 San antes había hecho
una estancia de un año en Brasil
con una galería que me invitó
a trabajar allí y después
hicimos una exposición
me invitaron a la Bienal de Bolivia.
Me encantó Bolivia, tenéis
que ir a Bolivia;
Bolivia es el mejor país del planeta
y me quedé allí 3 meses a vivir,
porque esa es increíble y porque
no podía vivir más,
y me tuve que ir a Brasil.
Salir del país y a los 3 años volví
y la exposición de 2012.
En Cuba también me invitaron.
Pues.
Lo primero es que que es distinto
tener tu estudio con
tu música clásica
y estar pintando que adaptarte
a viajar hay
que adaptar el estudio del viaje.
Cómo estos paisajes mochila?
Entonces hay que ser flexible,
materiales,
tal vez porque no encuentras
los mismos óleos,
pero al final,
cuando entiendes que lo que tienes
que hacer es pintar,
hoy en día todos los por
muy malos que sean,
los materiales son muy buenos.
Entonces encuentras en todos lados,
un solo minuto en la verdad.
Entonces te vas como adaptado, pero
tienes que tener esa mentalidad
de adaptarte.
Y después, si al principio pensaba,
llegó a Brasil y ahora toca Brasil,
pero es que Brasil todavía
no ha entrado en ti.
Cuando te vas o al final está
estás entendiendo.
No?
Entonces creo
que con el tiempo vas viendo esas
influencias en tu trabajo,
pero no es que viajas
a un sitio y haces
una serie que habla sobre ese sitios,
me parece súper falso.
Creo que esa mochila se va
cargando, entonces,
tienes que ser muy consciente de
que llevas y cómo evoluciona,
y después se ha mojado.
Cuando llegas aquí te choca,
lo que ves aquí y lo ponéis
en contraposición,
y tu obra es muy brasileña.
Por ejemplo, no.
La melancolía, claro, Un
invierno en Copenhague
dijeron nuestras, este Jesús Herrera,
este tiene que ser español,
la melancolía exacto.
Si también esta cosa de la
marca me afectó mucho,
el las las estaciones del año,
allí en la primavera -primavera,
todo se pone en flor.
Entonces, por eso está esa cosa
de ostras y el verano
es verano y los días son súper
largos y el otoño todo está amarillo
-naranja y el invierno no hay nada,
pero cuando viene la primavera,
está como loco, entonces es muy guay
esos filtros aquí como que no tenemos
esos ritmos tan tan pronunciado
aquí es calor o frío
y es muy guay, es muy guay.
La verdad es que cuando entonces
a salir a la calle la gente está
llevando la primavera
y ver las ventanas ya
con estos brotes
es como ya está viviendo la
primavera y ves crecer
las y es como muy vuestras,
está creciendo la vida,
no después de un invierno
tan, tan duro.
Entonces sí?
Por ejemplo, ahora entiendo
muchas cosas
cuando llegan oversize, sustancia
curioso o no
y después dices Ostras han cambiado,
entonces sí se afectase.
Y bueno, en este viaje que os digo,
el año siguiente tuve la
Academia de Roma,
que fue un poquito volver, como a
esta cosa de pintura clásica,
de los referentes, del gran
viajero del Tour.
La Academia de España en Roma
es si conocéis la institución,
supongo o no es una de las becas
que tenéis que intentar tener,
y eso fue un momento muy
para mí como algo
y fue un poquito después de viajar
mucho por Latinoamérica,
que tal vez ellos tienen esa
mirada, muy sin historia,
como muy fresca y muy contemporánea,
y que creo que era muy guay
para mí y que ahora digo
estas.
Qué bien que tuve esa experiencia!
También fue un un reset para
volver a mis orígenes,
no a la, porque yo tuve un Erasmus
en Venecia salvado y no haberme.
Entonces tenía esta cosa clásica;
después esta cosa contemporánea
devolverá a esta cosa clásica.
Era como muy muy guay, y después
estuve en Madrid
en la Casa Velázquez,
3 meses y después ya decidí
como mi chica danesa.
Dije, bueno, voy a ir a Dinamarca,
a nivel personal
y tal vez es interesante para
nosotros como empezar desde 0,
porque, claro, llegas a un sitio,
tienes que empezar desde 0 vosotros
estáis un poco entrando
en este mundo profesional; no es
un poco de por dónde empiezas;
no, supongo que lo que tienes que
hacer es empezar a enseñar,
trabajar y empezar a enseñar
y buscar oportunidades
y aplicará todo, pero
tienes que enseñar
y hacer un working.
Es la manera de ubicar.
Y bueno, cuando llegó a Dinamarca
el siguiente año ganó el
premio de retrato;
después me proponen hacer la
exposición de la pandemia;
el mundo se termina, todos
nos quedamos encerrados
y, y yo creo y a partir de
la exposición vieron
en el Museo Nacional de Retrato,
en la Galería Nacional,
que yo era capaz de afrontar
un proyecto con rigor,
con profesionalidad,
y me proponen hacer el retrato de
la princesa Mary de Dinamarca.
Estuve todo el año pasado trabajando
en el retrato
y se presentó este febrero.
Entonces era como una manera de
devolver a la sociedad danesa
todo lo que me están dando y
de dar tu punto de vista.
Sobre sobre Dinamarca
no fue un punto,
ha sido un poco como
impactante para mí
pero, bueno, ahí está esta.
Entonces, bueno, pues como navegando
parecen esas oportunidades.
Si nos hemos adoptado mutuamente,
bueno, llegas a un sitio
y tienes como que echar raíces,
no y entender el país,
y ya digo, buscar tu lugar,
o, si te quedas aquí tienes que
buscar tu lugar también.
No, también tenéis que buscar
la ciudad que os gusta.
Tal vez Madrid es interesante,
pero más y a veces pesa, o Barcelona
y desde las periferias,
también se puede crear, para
ver, en ese caso,
tendríais que cómo organizarse,
hacer cosas fuertes desde Murcia,
no.
Tal vez para tener más
fuerza entre todos.
Cada 1 hace su camino.
Bueno, no sé si presenta.
Vamos a toda mecha por la exposición,
o que esta es más densa
que la anterior.
Bueno, porque pintura
caníbal y lo mismo,
la idea, esta idea paraguas
para bueno es un clip
de y no es cómo va para
que la gente entrase
en la Expo, no, pero bueno,
esta idea paraguas
de la exposición para organizar
pintura, caníbal,
pintor como pintura era la idea,
como que yo, como pintor, me
alimento de otras pinturas
de otros géneros entonces pintura
caníbal pintor como pinturas súper
claro para mí como funcionaba
total y además
el título era como muy impactante
y muy urbano,
se hizo en la sala del móvil
se terminó en septiembre
ya no podéis verla y tenía
2 salas muy grandes.
Entonces, en este caso la
la idea de recorrido
era un poco el viaje etnográfico.
Esta cosa de ir a descubrir el mundo,
viajar y descubrir el mundo,
y la segunda sala era descubrir
al otro como el retrato
y la manera de descubrir al
otro y descubrirse a 1
mismo en el autorretrato, porque
yo trabajo el autorretrato
también.
Entonces, cómo queda esos 2 focos?
Mirar otro paisaje
y descubrir cosas que también la
pintura te hace, descubrir cosas,
y el retrato y el autorretrato.
Bueno, en la primera sala era una
reflexión sobre este pintor,
que es un pintor del MDC
que viajó a Brasil.
Yo esta obra la conocía
porque en Brasil todo el mundo
las conoce porque son
las primeras representaciones
pictóricas de Brasil,
pero claro, 1.600, pero era una
parte del norte de Brasil
que era holandés y invitaban
a esos artistas,
y este artista pintó la las
distintas tipografías
de habitantes de Brasil
y y frutas y verduras no como
etnográfico después dejó
de ser holandés.
Esta parte de Brasil volvió a Holanda
y en el año Equis se la regaló
al rey de Dinamarca, y 3
acabaron en esto, está en el Museo
Etnográfico de Copenhague,
y yo estas obras las conocía,
y cuando las vi dije.
Ostras estos Alberto y claro para mí
que tenían un link muy,
muy directo, no.
Entonces él tiene esta serie de
frutas y verduras de Brasil
y me pareció como súper interesante
trabajar sobre sobre ellas.
Primero, empiezo con estas postales,
que son las copias de las postales
de Albert Camus,
y después yo realizo estas obras
que son las mismas obras,
pero sin las frutas y
las verduras; no.
Esta idea de llegar a palacio al
rey y decirle Su Majestad
aquí tienen entonces
cielos de Brasil,
no es como traerla, nada, no,
o tal vez que llegamos allí
y rodamos todo y sólo pudimos
dejar el paisaje
porque el paisaje no se puede robar,
o esta cosa temporalidad del paisaje,
que no se puede como cogerlo.
Pero, bueno, era una obra
como muy poética
y la idea de borrar y crear,
y esto era una nueva versión.
Yo, como explorador español,
que ha llegado a descubrir Dinamarca,
pues me pongo a documentar las
frutas y verduras, danesas típicas,
como las coles de Bruselas,
las fresas,
un poco creando este paralelismo
con con las obras de caos
y esta cosa de que tú llegas con
esta cosa muy pretenciosa
de que tú llegas a descubrir,
a descubrir.
El mundo no parece que llega si
quieres descubrir las patatas.
Las manzanas son muy famosa
en las manzanas danesas,
y las patatas.
Y las fresas y frutos rojos, como.
Pero, bueno, las patatas
vienen de América.
Y después, al igual que Albert
realizó, están,
el tiene estas de los habitantes
del Brasil holandés
y yo realizó la misma reflexión,
pero con los indígenas tan eses,
la mujer y el hombre danés con esta
bicicleta de Christiania
cargo que lleva a los niños y
ayer en el fondo se ve mal
que Suecia es una parte de
la costa de Copenhague.
Cuando me planteo hacer el retrato
de los indígenas daneses
tengo que ponerle cara, en este
caso utilizó este retrato
de este artista, de 1919,
que es danés,
que tiene como Estrada Nieva y bueno,
yo lo traspasó a al dibujo no, pero
un poco pensando en esta idea
pienso cuál es el retrato
del hombre danés
y la mujer danesa; no.
Entonces me planteó este proyecto
de documentar mujeres
y hombres daneses
pero de acuerdo a las nuevas
demográficas,
porque, claro, tienen un grandes
gran porcentaje
de inmigración turca alemana de
Irak y Siria también de Asia
también de Etiopía y claro.
Estas minorías ya son un 13 por 100
van a cambiar el retrato danés.
Entonces, me gustaba un poco como
analizar estos retratos,
pero de acuerdo a teniéndole
a las nuevas demográficas
no o a los nuevos porcentajes
demográficos del país,
pero después había un twist
en la reflexión,
y es que yo las fotos donde
me he documentado
para pintar estas mujeres
danesas no existen,
esto es el proyecto de envidia
de que genera caras
con una inteligencia artificial
y no son personas reales Yo
he pintado a partir de estas
fotos, que son,
con lo cual estas personas no
existe, nunca han existido
porque por la cara no puedes
ver la nacionalidad.
Una persona que esto es un absurdo
sea yo ahora mismo ya seré danés no,
o algún día seré danés,
obviamente, bien.
Rubio y bien alto.
No es que esta cosa política de
catalogar a la gente política
por la cara es como muy peligroso.
Entonces bueno, había ahí como
una especie de turista
de nuevo como estas cosas, mis
objetos, que era como una especie
de selva que conectase todo,
como que el estampado mío
apareciese por ahí también construye
estos bancos para que presentase,
para ver las obras.
Recupere esta obra que hemos visto
también con las plantas se conectaban
y esta sala ya entraba de
lleno en la parte esta,
de retrato y autorretrato que
habíamos visto y sobre todo
quiero enseñarnos esta obra,
que es lo último sobre lo que estoy
trabajando y a ver si,
así como que o lo presento porque es
como lo último que estoy haciendo.
Esta serie es autor de retratos
paisaje lo llamo son paisajes,
pero son retratos.
Y lo dejó la las reflexiones.
Este, por ejemplo, es mi
autorretrato por la mañana
y por la tarde.
Este es mi autorretrato, este soy yo.
No sea usted de acuerdo,
estamos de acuerdo,
no estamos.
Estamos en el montaje.
Lo montado un así muy informal
y este soy yo.
En el futuro en mi paisaje también
hasta aquí todo correcto
no bueno la reflexión salía
a partir de esta obra
que me interesaba, la
obra está Daphne,
convirtiéndose en laurel,
que es muy bonito.
Esta escultura de Bernini
es maravillosa.
Y esta idea de qué en este punto la
mano es árbol, el árboles mano,
ninguna cosa, ninguna, ni
es malo, ni es árbol,
pero es mano, y ese árbol
no es tan común.
En el medio y en respuesta
a esta idea
de que la mano.
La mano habla mucho más de una
persona que el rostro
porque puedes ir a una que puede
leer la mano y decirte tu futuro
y tu pasado tienes más información
en la huella dactilar
y en la mano en el rostro, y nos
empeñamos en hacer retratos
con el rostro.
Tampoco tendríamos que empezar a
hacer retratos con las manos.
No digo yo, no sé entonces, fue
una que me hiciese bueno.
Yo le pregunta específicamente cuál
era el punto más interesante
de mi mano, pero me escribió
todo esto.
Yo no llegué a entender muy
bien si era interesante.
No era interesante a partir de
la mano hago una impresión,
o sea un esto no sido una impresión
de la palma de la mano algo negativo
me me quedo solo con la palma y
después con un programa de Data,
al blanco, la asignación por fin
y al negro le asignó 0,
cota 0, los grises, el porcentaje,
con lo cual al final tengo
como un objeto,
pero a partir de datos no es a
partir de una un negativo de
la mano, sino que estos son
los datos de la palma.
De mi mano.
Que se supone que tienen la
información sobre mi futuro
y mi pasado y entonces yo
tengo este objeto.
Volume Trico que con un programa
de paisajismo
yo puedo introducir una biblioteca
de elementos, árboles, rocas,
y, y me puedo meter ahí dentro
al punto exacto que me dijo
la pitonisa que no me lo dijo,
pero que era muy interesante
en mi mano muy especial.
A y después con estos programas
de arquitectura,
tú puedes cómo poner
el momento del día
la luz las plantas como increíble
como un videojuego
o no yo yo yo yo flipé con
con estos programas,
cómo puedes crear una realidad,
tomar una foto y tienes información
suficiente
como para pintar.
Entonces, bueno, ahora entendemos,
porque es mi autorretrato,
no sé si tenía sentido,
pues hice este cuadro
como conclusión,
ahí aparecen el la roca,
esta de datos de la palma,
de mi mano de nuevo,
el humo, que da esta idea
de que algo va a pasar.
Algo está pasando ahí
y, bueno, mi paisaje y bueno, claro,
Yo soy yo en el futuro.
Nuestro ritmo era alcohólico yo
lo he cogido con el fax,
a esa aplicación que te hace viejo.
Coge esta foto, y me hizo que
también me parece flipante
que la inteligencia artificial
te haga viejo,
y yo digo.
Ostras, mira también predice,
que tú eres viejo.
Oye, pues voy a envejecer
uruguayo, me viejo.
Así más que ahora.
Y bueno este sería como el conjunto
mi autorretrato no la el dibujo
en carbón del sólido los 2 bocetos
de otros momentos del día.
Yo en el futuro de la palma
de mi mano y mi retrato
y el palo selfi con el vídeo
como que indica que es
un autorretrato esta es mi chica
también en su paisaje
y esta es mi su humano y
su paisaje retrato,
y después de eso hice
el la misma idea,
pero con artistas que tenían obra
donde aparecían sus palmas
de la mano Bueno, en vídeo o foto,
y entonces con tenerla Palma podría
hacer retratos paisajes
de sus palmas, estas Lygia Clark
también como residuo
aquello que decíamos del objeto
residuo están ahí las manos,
pero después aparecen en los cuadros
también dentro del paisaje
siempre hay atados este sello,
esta persona admitida mítica,
con Ligia Clar,
con el símbolo del infinito que está
jugando con las palmas de la mano.
Muñoz y Bruce Nauman entonces era
como un poco de hacer un diálogo
y hacerles un retrato,
pero sin su cara,
con su, con su palma,
de la mano bueno
la exposición cesta recoveco con
las cabezas cortadas recopile
todas las piezas cortadas, que
tenía de varios años,
me ponía mucho esta idea una
y después aquel cuadro
ya le había mostrado este soy
yo también en el futuro,
con el viejito oscuro esto bueno
y después la exposición
al hablar del retrato terminaba
con el último trabajo,
de la princesa de Mary de Dinamarca.
Me prestaron 1 de los
bocetos finales,
el cuadro estaba la Dinamarca.
Claro, este es el boceto final.
Aquí hay un vídeo del.
Un vídeo del proceso
para documentando
todas las capitales.
Empiezo con una grisalla
haciendo un labrado
y después.
Con los colores complementarios
para que estén bajo y que
tengan una vibración.
Trabajar con peladuras todo.
Pues.
Un poco siguiendo ahí ajustando el
color de la piel, pero bueno,
la vibración del verde que está
dentro de la epidermis
le daba un toque muy, muy real.
Como si fuesen las venas.
Y está en el cuadro final?
Creo poco la idea de enseñar los
últimos proyectos que había hecho
en Dinamarca, que no había
mostrado en España,
pues funcionaba un poco para mostrar
los últimos 4 o 5 años de trabajo
y este era como el final y bueno,
hemos ido a toda velocidad,
pero lo hemos logrado.
Yo creo que, bueno, te agradecemos
que haya mostrado estos proyectos,
porque justo los alumnos de tercero
tiene la asignatura de proyectos
y hasta ese momento terminan.
Aquí hay alumnos de.
Primero lo demás está más
acostumbrado a ser proyecto claro
pero lo primero segundo
de momento claro
obviamente están teniendo
una formación básica
y lo que estaba acostumbrado
a trabajar,
pues ejercicios puntuales, claro,
y la idea de proyecto y no la tienen,
no saben lo que es, no, y entonces
me parece interesante poner
como ejemplo para que vean lo que
contó en su aprendizaje,
en el primero segundo y tercero,
todo realmente lo ha enfocado,
que cada 1 desarrolle su propia
idea, su propio tema
y que elija su propio lenguaje,
no para desarrollarlo,
porque el fin último es
seno en tu obra.
Se ve muy bien ese proceso y también
en tanto en mi posición
como en otra, muy interesante
el pleno.
El montaje expositivo,
como cual organista, que no son,
no te limita únicamente a algo más
tradicional, un cuadro básico,
sino que hay dibujos vitrinas
a instalaciones,
Cultura podrá algún tipo de
otro pintor expandidas
y de todo.
No me gusta que haya recorrido
que el espectador sea un
poco más antiguo,
porque creo que es un poco
aburrido para siempre.
En el muro también puedes
jugar con los ritmos
no, pero claro puesto los ejemplos
más ambiciosos,
son 2 grandes exposiciones,
a veces tienes una pequeña
sala y juegas,
solo con la pequeña activación
y haces un flash
no para que te impacte, no, entonces
cada exposición tiene un lenguaje,
no estás como bastante ambiciosa,
porque también tenía que recopilar
muchos proyectos y cómo engarzar
los que hubiese como una linealidad.
De ahí la importancia de
tener un tema común
y después.
Pero bueno como si tú eres
sincero con tu obra
y es coherente, no hay mucha
dificultad en ello.
Sinceridad es la el punto.
Me gustaría incidir, como
si tú eres muy sincero
con lo que haces todo va a funcionar,
va a fluir muy bien.
Si me preguntas, aquí dejamos
la conferencia.
Muchísimas gracias, Jesús.